84 Charing Cross Road (David Jones,
1987), visto em DVD, baseia-se no livro com o mesmo título em que Helene Hanff, na altura (1970) uma
dramaturga americana de pouco sucesso, reuniu a correspondência que trocou
entre 1949 e 1968 com alguns funcionários da livraria londrina Marks & Co,
nomeadamente Frank Doel (Anthony Hopkins), o alfarrabista responsável pelas
compras do estabelecimento. Não encontrando em Nova Iorque, a preços acessíveis,
os livros esgotados que gosta de ler, a protagonista (Anne Bancroft) prefere
tornar-se cliente à distância da livraria inglesa. É um filme muito sui generis na medida em que Helene e as
personagens de Londres nunca se conhecem pessoalmente – todos os contactos se
desenvolvem por intermédio das cartas, dos livros e de pequenos presentes, num
tempo em que não há Internet, ainda se usa máquinas de escrever, ainda se fuma
nos filmes, ainda se escreve cartas, e a chegada do correio é um acontecimento
de grande importância. O filme The Lake
House (Alejandro Agresti, 2006), com Sandra Bullock e Keanu Reeves, ainda
que com mais complicações e incongruências, tem uma estrutura semelhante – nos
dois casos as personagens interagem apenas epistolarmente, mas enquanto em 84 Charing Cross Road partilham o mesmo
tempo, vivendo em espaços diferentes, em The Lake House os protagonistas partilham o mesmo espaço, embora em tempos distintos. De
notar também que em 84
Charing Cross Road não há grandes dramas emocionais – só o quotidiano
das personagens, que nem sequer são muito eruditas, autodescrevendo-se apenas
como pessoas que se interessam por livros. As deliciosas observações sobre os
livros procurados e lidos – autores vagamente obscuros ou textos difíceis de
encontrar de clássicos, como a prosa de John Donne, certos ensaios de William Hazlitt,
ou o diário de Samuel Pepys – convocam
todas as outras dimensões da existência. Um dos momentos mais comoventes é
aquele em que Helene, limpando o pó dos livros que tem nas estantes, depois de
receber uma má notícia sobre Frank Doel, percebe que a vida dela teria sido
muito mais pobre e infeliz sem aquela relação. Não há muitos filmes sobre a
importância dos livros nas nossas vidas. 84
Charing Cross Road destaca-se, assim, não só pela invulgaridade do tema,
mas também pela delicadeza e sobriedade da abordagem e pela humanidade das
personagens, aparentemente banais, mas, talvez precisamente por isso,
infinitamente interessantes. É um daqueles filmes que dificilmente ficará na
história do cinema mas que oferece numerosos motivos para ser admirado.
25 de fevereiro de 2018
18 de fevereiro de 2018
Olhares, Lugares
Tentar dizer se Olhares, Lugares (2017) é uma obra de Agnès Varda ou de JR é um exercício difícil e provavelmente pouco interessante. O filme desenrola-se em tom de cumplicidade total entre os dois. O projecto de base, que consiste em percorrer a França com uma carrinha dotada de um equipamento que permite tirar fotografias de grande formato, convencer os habitantes dos lugares por onde passam a tirar retratos e expô-los em paredes, muros e até num bunker da segunda guerra mundial caído do alto de uma falésia, corresponde ao modus operandi de JR, pseudónimo do artista de origem tunisina Jean René, que já fez incursões pela coreografia e realização cinematográfica. No entanto, as semelhanças de abordagem com alguns dos documentários precedentes de Varda, como Os Respigadores e a Respigadora (2000) ou Daguerréotypes (1975), são claras: interesse pelo próximo e pelas histórias alheias, componente autobiográfica, comentário reflexivo, capacidade de revelar simultaneamente a estranheza e a humanidade tanto dos entrevistados como dos realizadores, liberdade formal que não exclui o rigor do olhar e a disciplina. O aspecto mais conseguido do filme é a maneira como evita levar-se demasiado a sério, mantendo sempre vivo o espírito lúdico, apesar do alcance simbólico poderoso e assumido de alguns segmentos (por exemplo, quando os autores se servem de retratos de antigos mineiros para decorar os muros de um bairro residencial outrora ocupado por eles e pelas famílias, agora convertido em cidade-fantasma). É também exemplo disto a magnífica sequência final: a inverosímil expedição a Rolle para visitar Jean-Luc Godard, que ainda por cima suscita uma evocação dolorosa de Jacques Demy (autor de Os Guarda-Chuvas de Cherburgo, de 1964, e marido de Varda), sofre uma pirueta que a recoloca no domínio da farsa e do humor, sem que alguma vez o espectador duvide do peso devastador destas recordações. Aos 89 anos, Varda, que não filmava para o cinema desde 2008 (realizou entretanto uma série televisiva, Agnès de ci de là Varda, difundida em 2011), retoma a sua obra no ponto onde ficara, com um filme livre, belo e tocante que deixa o espectador com muito pouca vontade de se perder em conjecturas estéreis sobre quem, JR ou Agnès, contribuiu com esta ou aquela ideia, ou levou esta viagem a dois nesta ou naquela direcção.
11 de fevereiro de 2018
Linha-Fantasma
Nunca
se sabe muito bem o que esperar de Paul Thomas Anderson. Já tivemos filmes
localizados na era contemporânea, no início do século vinte, em meados do
século vinte, sobre um grupo de actores de cinema pornográfico, sobre pessoas
religiosas ou com problemas de drogas, e até filmes com sapos que caem do céu. Linha-Fantasma (2017) passa-se nos anos
cinquenta do século XX, em Inglaterra, e conta uma história um pouco gótica em
que servir cogumelos venenosos funciona como acto de amor. A narração do filme assenta
em momentos da conversa da protagonista, Alma (Vicky Krieps), com um médico, a
quem esta vai explicando o segredo da sua relação com Reynolds (Daniel
Day-Lewis), um costureiro obcecado com a sua profissão. Em vão se procura o
título do livro de que o argumento possa ter sido adaptado: saiu tudo da cabeça
imprevisível do próprio Thomas Anderson. Um costureiro obsessivo como
protagonista pareceria terreno fértil para os desmandos dramáticos em que Day-Lewis
costuma ser pródigo, mas este actor aparece aqui surpreendentemente contido,
sobretudo quando se pensa na actuação descontrolada que tem em There Will Be Blood (Paul Thomas
Anderson, 2007). Tanto Krieps como Lesley Manville, no papel da ambígua irmã de
Reynolds (que lhe valeu uma nomeação para os óscares), aproveitam esta
contenção para assinarem duas interpretações seguras que contribuem para o
equilíbrio do filme. Linha-Fantasma não
é um filme tão olvidável como Inherent Vice (2014), nem tão enigmático como The
Master (2012). Anos depois de ter visto ambos, o Cinéfilo Preguiçoso
recorda o primeiro como uma palhaçada sem pés nem cabeça, enquanto continua a
pensar com interesse nas personagens complexas e poderosíssimas do segundo, sem
ter a certeza de as ter compreendido plenamente. Linha-Fantasma não tem personagens tão interessantes. Ainda assim, ao
contrário de Inherent Vice, é um
filme suficientemente coeso para não desaparecer totalmente da memória. A sua
maior virtude talvez seja a de evitar derivar para meditações grandiloquentes
sobre a natureza do génio e da criação, e a maneira como descreve a evolução de
uma relação em que a procura de conforto e dedicação mútua, um dos motores mais
convencionais da sociedade, adquire contornos singularmente perversos. Não vale
a pena procurar uma mensagem transcendental naquilo que afinal não passa de um
exercício, estilisticamente requintado, por vezes irritante, mas que funciona satisfatoriamente
como divagação sobre a maneira bizarra e improvável que algumas pessoas
encontram para se aproximarem e serem felizes juntas.
4 de fevereiro de 2018
Gatos
Numa época em que certas vozes clamam que o amor pelos animais não passa de um tosco sucedâneo da solidariedade entre seres humanos e que é imoral preocuparmo-nos com o bem-estar animal quando há tantas pessoas a sofrer, é refrescante assistir a um filme que sugere que cuidar dos animais pode ser um acto eminentemente moral, terapêutico e compatível com as qualidades humanas mais prezadas. Falamos de Gatos (2016), um documentário da autoria da realizadora turca Ceyda Torun que se debruça sobre a numerosa população de gatos de rua de Istambul e sobre os habitantes que se dedicam a alimentá-los, tratá-los e protegê-los. Não se pode dizer que o filme traga alguma inovação formal ou que adopte um ponto de vista particularmente ousado. Mais do que atingir a imortalidade cinematográfica ou distinguir-se dos seus pares a todo o custo, Torun aposta em retratar uma realidade singular de forma discreta e inteligente. Talvez o maior trunfo do filme seja o equilíbrio que atinge entre a dimensão humana e felina: é dada ênfase à maneira como as pessoas beneficiam, afectiva e espiritualmente, da convivência com os gatos, mas sem que estes surjam como mero pretexto ou veículo. Os gatos são retratados em todo o esplendor da sua natureza doméstica mas com uma componente selvagem impossível de anular. É prestada a devida atenção às manifestações temperamentais dos animais e aos seus feitos atléticos, mas também à sua fidelidade aos que os protegem e alimentam. Os impressionantes movimentos de câmara, adoptando o ponto de vista dos gatos que calcorreiam as ruas da cidade, permitem-nos explorar bairros de Istambul que nada têm de turístico ou de fotogénico (alguns fazem lembrar singularmente Lisboa) e que provavelmente nunca veríamos noutras circunstâncias. Pode argumentar-se que o filme, apesar das menções dispersas a situações mais trágicas (atropelamentos, abandonos), apresenta uma versão edulcorada da realidade e evita abordar frontalmente questões mais pragmáticas sobre a convivência entre felinos e humanos numa metrópole tão vasta. Por exemplo, nunca se fala em números nem se discute que tipo de políticas municipais existem para gerir esta superabundância de animais de rua. Mas reconheça-se que Gatos, no seu tom assumido de quase-fábula urbana, funciona e transmite correctamente uma mensagem bem-vinda de apego, devoção e compromisso.
Subscrever:
Mensagens (Atom)